Passer au contenu principal
Chargement de la vidéo
Vous voulez plus d images ou de vidéos ?
Demander au vendeur plus d images ou de vidéos
1 sur 11

Blas Castagna
« Naviglio », constructiviste, paysage abstrait

2002

18 000 €TVA incluse

À propos de cet article

"Naviglio", blanc, ocre et bleu. Paysage constructiviste et abstrait. Technique mixte sur panneau de bois. Dimensions : 84,5 x 74,5 x 3 cm : 84,5 x 74,5 x 3 cm. En pouces : 33.27" x 29./33". x 1.18" "Naviglio" s'inscrit dans une esthétique contemporaine qui mêle des éléments de l'art concret, de l'arte povera et de l'architecture utopique. L'artiste crée un bas-relief monochrome, où les formes semblent sculptées ou moulées directement dans la surface, évoquant les fragments exhumés d'une civilisation oubliée. L'utilisation de la couleur est minimale mais profondément intentionnelle : une seule bande de bleu vif traverse horizontalement la composition. Ce geste rappelle les canaux artificiels ou les lignes d'eau que l'on trouve sur les vieilles cartes, peut-être en référence au système de canaux Naviglio en Italie, qui pourrait être à l'origine du titre de l'œuvre. Ce canal bleu sert d'axe symbolique : il relie, divise et donne vie à une composition qui, sans lui, pourrait sembler statique ou stérile. Les textures rugueuses et les formes incisées font référence à la fois à l'archéologie, à l'industrie et à l'urbanisme. Il n'y a pas de figuration directe, mais les marques évoquent des escaliers, des passages, des portes, des sentiers et des ruines. Castagna semble construire une topographie de la mémoire, une cartographie abstraite où se croisent émotion et rationalité. D'un point de vue stylistique, l'œuvre suggère un langage sculptural (réalisé par des artistes tels que Louise Nevelson, Jorge Oteiza, ou même Antoni Tàpies). Cependant, Castagna apporte une sensibilité unique en privilégiant le vide, le silence visuel et la sobriété du geste. L'œuvre d'art ne crie pas, elle suggère. Il n'illustre pas, il évoque. Cette pièce est essentiellement une méditation visuelle sur l'espace, l'histoire et le passage du temps. La ligne bleue introduit non seulement une rupture chromatique mais aussi une dimension poétique - elle peut représenter l'eau, un horizon ou une cicatrice. C'est la clé qui transforme une structure en carte et une carte en histoire. À PROPOS DE L'ARTISTE Blas Castagna est un peintre contemporain connu pour ses œuvres vibrantes et expressives qui explorent souvent les thèmes de l'identité, de la culture et de l'expérience humaine. Né en Argentine, Castagna a développé un style unique qui mélange les techniques traditionnelles avec des influences modernes, créant ainsi des pièces qui trouvent un écho auprès d'un public varié. Le sien L'œuvre incorpore fréquemment des couleurs vives et des formes dynamiques, invitant les spectateurs à s'interroger sur la nature de l'œuvre. s'engager dans la profondeur émotionnelle de ses sujets. Tout au long de sa carrière, Castagna a participé à de nombreuses expositions, tant au niveau national qu'international. au niveau national et international, mettant en valeur son talent et acquérant une reconnaissance dans le monde de l'art. communauté. Ses peintures reflètent souvent son parcours personnel et la richesse culturelle de l'Europe. de son pays d'origine, ce qui les rend non seulement visuellement frappantes mais aussi profondément significative. En plus de sa peinture, Artistics est également impliqué dans diverses collaborations artistiques et des projets communautaires, soulignant l'importance de l'art dans le dialogue social. Le sien Les contributions de la Commission à l'art contemporain continuent d'inspirer les artistes émergents et les œuvres d'art. Il a ainsi consolidé sa place en tant que figure importante de la scène artistique moderne. Son travail est influencé par le constructivisme géométrique latino-américain, présent en Argentine et en Uruguay, ainsi que par les influences européennes du surréalisme et de l'art DADA.
  • Créateur:
    Blas Castagna
  • Année de création:
    2002
  • Dimensions:
    Hauteur : 84,5 cm (33,27 po)Largeur : 75,5 cm (29,73 po)Profondeur : 3 cm (1,19 po)
  • Support:
  • Mouvement et style:
  • Période:
  • État:
  • Adresse de la galerie:
    Segovia, ES
  • Numéro de référence:
    1stDibs : LU744316009542

Plus d articles de ce vendeur

Tout afficher
archives du Bauhaus en rombo. Peinture constructiviste abstraite colorée futuriste
"Bauhaus Archiv in diamond". Peinture abstraite constructiviste colorée futuriste. Peinture acrylique, techniques mixtes sur panneau. 2021 Dimensions en cm : 104 x 178 cm. Avec cadre...
Catégorie

années 2010, Constructiviste, Technique mixte

Matériaux

Technique mixte, Acrylique, Panneau en bois

Cyberurban en triángulos. Peinture abstraite constructiviste colorée futuriste.
"Cyberurban dans les triangles". Peinture abstraite constructiviste colorée futuriste. Peinture acrylique, techniques mixtes sur toile. 2021 Dimensions en cm : 130 x 105 x 4 cm. En ...
Catégorie

années 2010, Constructiviste, Technique mixte

Matériaux

Technique mixte, Acrylique, Toile

Cyberurban 3D (L3). Peinture constructiviste abstraite colorée futuriste
Cyberurban 3D (L3). Peinture constructiviste abstraite colorée futuriste Peinture acrylique, techniques mixtes sur toile et panneau de bois. 2021 Dimensions en cm : 98 x 120 x 8 cm. ...
Catégorie

années 2010, Constructiviste, Technique mixte

Matériaux

Toile, Technique mixte, Acrylique, Panneau en bois

« 1 REPERTORIO (M6). Peinture géométrique abstraite.
"1 Repertorio (M6)" . Rouge, noir, gris. Peinture géométrique abstraite Peinture acrylique sur panneau, 2024. Dimensions : 96 x 61 x 2 cm : 96 x 61 x 2 cm. En pouces : 37.8" x 24" x...
Catégorie

années 2010, Géométrique abstrait, Peintures - Abstrait

Matériaux

Acrylique, Panneau en bois

12 Cybercollage (M1). Peinture géométrique abstraite colorée
12 Cybercollage (M81. Peinture géométrique abstraite colorée Technique mixte sur toile, sur panneau de bois, 2019. Dimensions en cm : 41,5 x 31,5 x 5 cm. (Sans cadre 40x30x2 cm.) En...
Catégorie

années 2010, Géométrique abstrait, Technique mixte

Matériaux

Technique mixte, Panneau en bois, Toile

Cyberurban en tondo (L1). Paysage architectural futuriste inspiré du Bauhaus .
Ciberurban en « tondo ». Paysage architectural coloré inspiré de l'école du Bauhaus. Peinture acrylique, techniques mixtes sur panneau. 2021 Dimensions en cm : 132 x 129 x 4 cm. En p...
Catégorie

années 2010, Futuriste, Peintures - Figuratif

Matériaux

Technique mixte, Acrylique, Panneau en bois

Suggestions

« Canal de Venise, Italie » Claude Venard, post-moderne français du milieu du siècle dernier
Par Claude Venard
Claude Venard (français, 1913 - 1999) Canal de Venise, Italie, vers 1950-55 Huile sur toile 24 x 24 pouces Signé en bas au centre Provenance : Collection privée, Massachusetts L'au...
Catégorie

années 1950, Cubisme, Peintures - Paysage

Matériaux

Toile, Huile

« Villa Adrienne #17 » Georges Noel, constructiviste, architecte
Par Georges Noel
Georges Noel Villa Adrienne #17, 1976 Graphite, pigment, sable et liant vinylique sur toile Signé au verso 76 3/4 x 51 pouces Étiquette de la Pace Gallery (a) Gallery au verso D'u...
Catégorie

années 1970, Assemblage, Technique mixte

Matériaux

Toile, Vinyle, Graphite, Pigment

Paysage fluvial industriel expressionniste abstrait (artiste cubano-américain)
Roberto Eduardo Biagio Borgatta y Ruiz (1921-2009). Paysage fluvial industriel, 1960. Tempera et pastel sur carton d'illustration. Image mesurant 10.5 x 13.5 pouces. Encadrée, elle mesure 17,75 x 20,75 pouces. Connu professionnellement sous le nom de Robert Edward Borgatta, il était un artiste américain et avant tout un peintre de la nature dont le style a évolué à partir d'abstractions pour devenir plus représentatif par la suite. L'enfance Robert est né à La Havane, à Cuba, et a vécu une enfance itinérante. Son père, Carlos Borgatta, a travaillé pour Marconi Communications en tant qu'ingénieur en communications, concevant et installant des systèmes télégraphiques dans toute l'Amérique latine (Cuba, Brésil, Mexique et Argentine). Le père de Robert était d'origine italienne du Nord et indienne mexicaine, parlait couramment l'espagnol et l'italien et était citoyen italien. Il a travaillé avec David Sarnoff chez Marconi Communications et Sarnoff a ensuite fondé RCA. Avant le début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Italie s'est alliée à l'Allemagne, Sarnoff a offert à Carlos un emploi chez RCA et a facilité l'obtention des visas nécessaires pour que sa famille immédiate puisse immigrer d'Italie aux États-Unis. Onorio Ruotolo, de l'école d'art Leonardo da Vinci à New York, a reconnu les talents de Robert en tant qu'enfant peintre et l'a accepté comme le plus jeune élève de l'école à l'âge de neuf ans. Robert se rendait seul chaque jour à l'école par le métro aérien de Maspeth, dans le Queens, puis rentrait chez lui neuf heures plus tard. Carlos a trouvé l'école grâce à sa connaissance de Ruotolo, également originaire du nord de l'Italie. L'école mettait l'accent sur la formation artistique européenne traditionnelle en consacrant beaucoup de temps à dessiner des moulages en plâtre grandeur nature de sculptures gréco-romaines classiques et en dispensant un enseignement approfondi de l'anatomie humaine. Robert a été formé comme le sont les artistes italiens dans la tradition de la Renaissance, où l'accent est d'abord mis sur le dessin d'après la sculpture classique grecque et romaine, avant de passer au dessin d'après modèle vivant et à l'étude de la perspective, puis à l'histoire de l'art. L'École marque l'initiation de Robert aux dessins anatomiques de Vésale, qu'il admirera toute sa vie, et il reviendra à cet ouvrage de référence tout au long de sa carrière, en particulier lorsqu'il sculptera. À l'école, Robert s'est lié d'amitié avec le sculpteur Isamu Noguchi et ils sont restés en contact pendant de nombreuses années. Noguchi avait une longue relation avec l'école et, comme Robert, était l'un des favoris de Ruotolo. Tout comme Robert, Noguchi était manifestement très différent et se distinguait des autres professeurs et élèves : il était américano-japonais et le professeur le plus âgé à l'époque, tandis que Robert était le plus jeune élève et apprenait encore l'anglais. Noguchi permet à "Robbie" d'assister aux cours de dessin d'après nature où les sujets sont des modèles nus. (Le jeune âge de Robert était la raison pour laquelle il n'était pas autorisé dans ces classes - les étudiants plus âgés trouvaient son niveau de compétence avancé dérangeant). Robert a suivi des cours de modelage de la vie tout au long de sa carrière et a trouvé dans l'expérience du dessin de la vie une ressource importante qui l'a aidé à résoudre des problèmes techniques lors de l'élaboration de nouvelles œuvres. En 1931, à l'âge de onze ans, Robert a reçu le prix Wannamaker décerné au meilleur enfant artiste de la ville de New York. Les prix individuels étaient des médailles commémoratives à l'effigie de Rutherford B. Hayes, le dix-neuvième président des États-Unis. C'était l'un de ses biens les plus précieux et il l'a emporté avec lui en tant qu'officier de renseignement de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Éducation École Léonard de Vinci, (1930 - 1938) École d'architecture et d'arts connexes de l'université de New York. Licence en beaux-arts, avec mention très bien, 1940 École d'art de l'université de Yale, MFA, 1942 Robert a obtenu sa licence à l'école d'architecture et d'arts connexes de l'université de New York, avec mention magna cum laude en 1940, et une maîtrise en beaux-arts à l'école des beaux-arts de l'université de Yale en 1942. Son mémoire de maîtrise portait sur le peintre et sculpteur italien Modigliani. Robert a travaillé simultanément sur des abstractions, des portraits, des paysages urbains et des œuvres figuratives pendant ses années d'études à NYU et Yale. Service militaire Rangers de l'armée américaine, renseignements militaires (1943-1946) En septembre 1945, en tant qu'officier des services de renseignement de l'armée américaine, le sergent-chef Robert Borgatta (ainsi que le caporal Nunzio Barbaro de Brooklyn et Lester J. McDonnell de Cleveland, Ohio) a témoigné au procès de Rita Louisa Zucca, également connue sous le nom de "Sally de l'Axe". Zucca, qui avait renoncé à sa citoyenneté américaine en 1941, diffusait de la propagande nazie aux troupes américaines en Méditerranée. Le tribunal la condamnera à quatre ans de prison pour avoir conspiré avec l'ennemi dans le but de démoraliser les soldats américains. Robert a également fait la une du Times pour un article plus léger sur la libération d'un petit village italien. L'Office of Strategic Services (OSS) était un précurseur de la CIA et Robert a exercé ses fonctions par l'intermédiaire des Army Rangers en tant qu'interrogateur des prisonniers de l'Axe en Italie et en Afrique du Nord. Sa maîtrise de cinq langues : français, espagnol, italien, allemand et anglais, ainsi que son charme et sa prestance, ont fait de lui un interrogateur efficace. Malgré ces compétences et son diplôme universitaire, il refuse d'être nommé officier et reste au grade de sergent-chef. Ses expériences de première main à Monte Cassino ont fait de lui un pacifiste à vie et un activiste anti-guerre à l'époque du Viêt Nam. Début de carrière Robert était revenu à New York après avoir passé trois ans à l'étranger pendant la Seconde Guerre mondiale (1943-46), et avant cela, il avait obtenu son MFA à Yale (1942). Ses peintures de cette période sont principalement des paysages urbains sombres et denses et des abstractions. À son retour, Robert reçoit une importante commande du boxeur Joe Louis pour réaliser une peinture murale pour la boîte de nuit et le restaurant de Joe Louis à Harlem : une peinture murale de 50 pieds sur 8 pieds (400 pieds carrés) décrivant les contributions des Noirs à la culture américaine. Parmi les personnages historiques qu'il a représentés, citons Booker T. Washington, le Dr George Washington Carver, Paul Robeson, Bill "Bojangles" Robinson et Marian Anderson. L'objectif de Robert était de "représenter la plupart des personnalités noires distinguées de l'histoire américaine". Joe Louis était également un vétéran de la guerre et, comme Robert, un étranger en Amérique. Ils resteront amis toute leur vie. Une magnifique photo du Times Magazine montre Robert rendant visite à Joe à l'hôpital, peu avant l'annonce de sa retraite de boxeur. 1940-1960—Waterscapes Les paysages aquatiques forment une vaste collection allant de l'abstrait à l'impressionnisme. Les promontoires et la rencontre de la terre et de la mer sont des thèmes prépondérants, et la perspective prend toute sa dimension. 1940-1960-Paysages Il s'agit d'une vaste collection de paysages comprenant des scènes alpines, des falaises, des ravins et les Palissades. Il y a de nombreuses peintures panoramiques, dont "De St. Michaels", "Andalousie" et "038". Ces œuvres ont été entièrement réalisées à partir d'esquisses et de souvenirs de visites. 1970's Pendant la première moitié de sa vie, Robert a eu envie d'être un Américain avec un grand A : acceptation, admiration, acquisition de choses et ambition. En témoignent sa position de jeune professeur titulaire, le grand nombre d'expositions individuelles dans des galeries, l'exécution de commandes de peintures murales et les travaux de graphisme publicitaire. Sa capacité à vendre régulièrement ses œuvres, associée à son salaire de professeur d'art et à d'autres revenus liés à l'art, était une source de fierté, car il gagnait sa vie et subvenait aux besoins de sa famille uniquement en tant qu'artiste. Robert a également joué un rôle déterminant dans l'obtention d'emplois pour ses pairs, notamment Phillip Pearlstein. Robert a siégé au conseil d'administration de la National Society of Painters of Casein et a été affilié au National Arts Club. Travaux intermédiaires et ultérieurs 1970-1980-Série Création La série Creation marque une rupture avec les styles picturaux antérieurs. Pendant cette période, il sculpte en même temps qu'il peint. Tout comme les Babcock désapprouvent son évolution vers des genres qu'ils préfèrent, des années auparavant, le critique d'art John Canaday avait exprimé une frustration similaire dans plusieurs de ses critiques des œuvres de Robert. Le fait d'être catalogué a irrité Robert et le dicton selon lequel on ne peut être défini comme peintre que pour un seul style n'était pas acceptable pour lui. Continuant à s'aventurer dans de nouveaux genres, il crée au début des années 70 des "triptyques de diapositives" où chaque panneau d'un tableau représente un agrandissement plus important de son sujet. Dans les triptyques à l'œuf et à la diapositive, les études préliminaires ou les petites œuvres contiennent plus de détails que les grandes œuvres finales. Les petites aquarelles complètent sa production durant cette période. Ces changements significatifs dans l'orientation de son travail en termes de peintures et sa nouvelle orientation vers la sculpture ont provoqué la rupture de Robert avec les Babcock Galleries - ils n'ont pas voulu exposer ses sculptures parce qu'il était associé à leur galerie en tant que peintre et ils n'ont pas voulu exposer les peintures de la nouvelle création parce qu'elles étaient trop différentes des abstractions mystiques et lunatiques et des paysages pour lesquels il était connu. Bien que les expositions lui manquent, le fait de se séparer des Babcock Galleries l'a libéré de l'obligation de produire en pensant aux expositions et aux ventes, et a coïncidé avec une nouvelle Directional dans son travail, qui s'est révélée finalement plus introspective et lui a apporté une grande satisfaction personnelle. En contrepartie de la réduction des expositions, il a pu travailler comme il l'entendait. Influences En sculpture, Robert a beaucoup admiré et a été influencé par les styles de Henry Moore, Barbara Hepworth et la période de l'art des Cyclades en Grèce, ainsi que par Constantin Brancusi et Giacometti, car il privilégiait les formes pures et essentielles. Il disait souvent qu'il échangerait tous ses biens contre le masque en ivoire...
Catégorie

Milieu du XXe siècle, Expressionnisme abstrait, Peintures - Abstrait

Matériaux

Pastel, Tempera

Géométrie du paysage - intime, abstrait, cubiste, paysage, acrylique sur toile
Par Otto Rogers
Des structures angulaires de vert mousse, de gris et de blanc texturé s'entrecroisent dans une éométrie sophistiquée dans cette peinture puissante d'Otto Whiting. L'œuvre de Rogers, ...
Catégorie

années 2010, Abstrait, Peintures - Abstrait

Matériaux

Toile, Acrylique

Composition
Par Alberto Magnelli
Cette œuvre d'art intitulée "Composition" 1967, est une lithographie originale en couleurs sur papier Artistics du célèbre artiste italien Alberto Magnelli, 1888-1971. Elle est signée et numérotée 37/75 au crayon par l'artiste. La taille de l'image est de 12,35 x 19,15 pouces, la taille de la feuille est de 16,75 x 24 pouces. Il est en excellent état, les couleurs sont fraîches et lumineuses, il n'a jamais été encadré. A propos de l'artiste : Alberto est né le 1er juillet 1888 à Florence, en Italie. En 1907, lors de vacances dans les Apennins toscans, Magnelli accompagne un antiquaire et peintre parti "à la recherche de motifs". Son ami encourage Magnelli à l'imiter et à réaliser ainsi son premier tableau. En 1909, Magnelli commence à exposer ses œuvres. En juin, il participe à la huitième biennale de Venise. En 1910, lors de l'exposition internationale de la ville de Venise, le paysage qu'il expose est acheté pour 1 000 livres par un collectionneur russe, le comte Theocharides. C'est la première photo qu'il vend. En 1915, la revue Lacerba annonce qu'elle organisera une deuxième exposition. Magnelli a prévu d'y participer, mais la déclaration de guerre entraîne l'annulation de cet événement. La même année, Magnelli exécute ses premières peintures abstraites. L'année suivante, des éléments figuratifs réapparaissent dans son travail, mais de manière très transposée. En 1918, il peint la série des Explosions lyriques, qui marque un tournant dans son œuvre. L'année suivante, à l'instar du groupe Valoris, son travail évolue vers un retour à une forme lisible de peinture figurative et un plus grand classicisme. En 1921, la première exposition personnelle de Magnelli a lieu à la Galleria Materassi de Florence. En 1929, la Pesaro Gallery de Milan présente une exposition personnelle de l'œuvre de Magnelli, avec une préface d'Enrico Somare. Ce texte constitue la première étude d'envergure sur le peintre. En 1932, Magnelli quitte Florence et s'installe à Paris, où il peint les toiles de la série des Stones. En 1934, la première exposition personnelle de Magnelli à Paris a lieu à la Galerie Pierre Loeb. En 1936, Magnelli exécute ses premiers collages et peint ses premières ardoises. L'année suivante, De Chirico, qui avait apporté quelques gouaches de Magnelli à New York, entre en contact avec la Nierendorf Gallery. En 1938, cette galerie organise la première exposition personnelle de Magnelli aux États-Unis. Quelque temps plus tard, en 1941, n'ayant pas les moyens de peindre et ne pouvant trouver ni toiles ni peintures à Grasse, Magnelli réalise une série de Collages musicaux...
Catégorie

Milieu du XXe siècle, Abstrait, Estampes - Abstrait

Matériaux

Lithographie

Paysage Minimalisme Géométrique Italie par Marilina Marchica fabriquée en Italie
Par Marilina Marchica
paysage techniques mixtes sur toile 46x65 cm 2022 Le tableau est expédié avec un certificat d'authenticité, tendu sur un cadre en bois et prêt à être accroché Marilina Marchica es...
Catégorie

années 2010, Contemporain, Peintures - Paysage

Matériaux

Huile, Toile de coton